电影是一种艺术形式,所有的艺术形式都是讲述,描写,诉说。
女导演拍的这个片子,就我的理解就是在讲一个抑郁症怎么治疗的问题。
电影名字叫你从未在此。
男主一辈子的梦魇小时候父亲对母亲家暴,对自己家暴的时候,自己没有做任何事情,只能默默的承受。
长大了参军,目睹敌国儿童间施暴杀人,也无能为力。
当了警察,解救被贩卖人口,一车少女全部闷死,自己无能为力。
他所有觉得自己一无是处,无能为力的根源在于自己小时候无法阻止父亲施暴。
奇怪的是,他当兵也好,当警察也好,即使是后来当合约杀手,应该也做了很多有意义的事情,比如一开始,他成功解救了一个失踪儿童,获得了当花匠的父母的感谢。
但是他脑海中不断反刍的全部是他无法施救的段落。
所有的抑郁症患者,基本上都是长期纠结于自己过去做不到的事情,而对于生活中自己做过的正面的东西熟视无睹。
因为什么?
因为负面的东西太特么伤人了。
最终,男主角不自杀了。
为什么,因为小女孩nina自己手刃了罪魁祸首,她自己解救了自己,做到了男主一辈子没做到的事情,nina长期被胁迫,遇到无法承受的事情就倒数50个数,但是她并不是懦弱,她会学习,男主解救她的过程她都看在眼里,杀人,杀掉坏人,见血,可以阻止坏人,解救自己。
所以,她用剃刀杀了州长,安静的吃晚餐,再也不数数了。
她的表情和台词也变了会微笑了,今天是美好的一天。
男主和女主的行为有个区别,男主始终是在帮助别人帮不了自己,女主先帮了自己,还有余力去安慰男主。
男主最终获得救赎,可能也在于不断坚持救人,做正确的事情,救了那么多人,终于等到了一个心理能量强大的,既可以救自己又可以救别人。
多少次,他想自杀,用刀比划,想卧轨,母亲死了想一起陪葬,都没死,他也很坚强,坚强到救了女孩一次,又去救了一次。
抑郁症要工作,要挣扎,不管挣扎的姿势多难看,都要不停的挣扎,不能死,工作也要尽量做到漂亮。
有非常之能,坚持,成非常之事,成不了非常之事,也能救自己。
我常常在想一个问题,电影到底应该是什么样子?
如果每一部电影都有一张面孔,电影也应该像人一样,每一部都有自己的个性,是世界上独一无二的存在。
你如果自己看过《出租车司机》,看过《这个杀手不太冷》,但当同样的故事到了琳恩·拉姆塞导演手里,它却变成了另外一种样子。
很多导演会选择老老实实的讲故事,把叙事放在第一位。
也有导演不这么干,他们更喜欢特立独行。
在拉姆塞导演这里,合约杀手和雏妓的故事是另一个故事,它的一切都是反类型的。
《你从未在此》华金·菲尼克斯演一个胖成熊的合约杀手,做事老派谨慎。
从战场退伍回到家,人到中年了,还跟身体虚弱的老妈住在一起,外表不修边幅,交往上一个女朋友是二十年前的事情。
导演拍杀手,在叙事上却异常极简,过滤掉暴力场面,只拍杀手的生活日常。
电影由一系列的大特写开始,我们看到男主角把一个塑料袋套在头上,心里在倒计时窒息体验的时间。
他的视线逐渐清晰,烧掉一张女孩的照片和一本《圣经》,坐上一辆门上写着辛辛那提的黄色出租车,前往机场。
用一个镜头交代了一次杀人任务他在机场用公共电话给联系人留言,准备回家,他刚刚完成了一次杀人的任务,拯救了一个叫sandy的小女孩。
导演开始拍杀手的日常,他照顾母亲,跪在地板上用毛巾擦干浴室地板上的水,乘坐往返的地铁去见杀手代理人。
他接了新任务,去五金店购买一套什么样的杀人工具,执行任务之前,他会去蒸桑拿,把自己清洗干净。
《你从未在此》让人印象最深的是混音,导演把各种日常的声响放大,有时候用来反应男主角的情绪,有时候增强场景的生活气息。
但更厉害的是,导演会利用一些艺术加工过的特殊声响,去反应男主角的情绪和记忆,让我们看到他狂暴性格的源头。
从战场上回来之后,他是如何患上战争创伤后遗症的,人到中年还跟母亲住在一起,他又有怎样的童年阴影。
为此导演还借用了两部经典的老电影,一部是希区柯克的《惊魂记》,讲一个男孩最好的朋友是他的母亲,用意自然是不言而喻。
还有一部电影是《肖申克的救赎》,在男主角刚刚救出雏妓之后,像安迪那样远走高飞的念头,就在宾馆里杀手帮她擦干头发的那一刻,植入到了小女孩的脑子里。
男主角最后一定要救出小女孩,已经不是为了正义或者执行任务那么简单,他其实是在拯救童年时的自己。
当他还是小男孩的时候,看着父亲拿着锤子对母亲家暴,他无能为力。
看到家暴之后的父亲会脱光上衣仰在椅子上,把白色毛巾盖在脸上。
从此母亲、锤子、毛巾和塑料袋套头逃避一切逐渐成了男主角潜意识里的符号,让人无法挣脱这些心魔。
导演在不断拿这些当心理暗示的符号,随着男主角的思绪用快速闪回的方式,穿插在杀人的故事里。
每一次当男主角要执行任务的时候,导演就会故意不拍暴力场景,避开类型片化的叙事元素。
每当故事回到杀手的生活里,导演就会把一切拍的很细。
在这个过程中,除了混音做的非常出色之外,强尼·格林伍德的配乐也起到了重要的作用。
混音是男主角内心情绪的直接投射,配乐重塑了影片的视觉节奏,参与了叙事,再加上一个反类型的极简化剧本,构成了导演独特的个人风格。
像《你从未在此》这样的电影,其实跟《好时光》《霓虹恶魔》之类的电影差不多,导演都是极具个性。
看这样的电影,以往那些看类型片的经验都被导演一个个的拆解,重新组合变成了另外一种样子,你可以看到电影的各种叙事技巧展示。
当男主角看到身边的人都死去之后,他开枪打伤了杀手,喂杀手吃了一片止疼药,两个人躺在地板上,听着Charlene的《I've never been to me》。
两个人不自觉跟着唱了起来,一场杀人戏被拍出了我从未见过的浪漫。
当我们看到一个狂暴的杀手要去救一个柔弱的小女生,但当影片的高潮真正到来的时候,我们没看到杀手杀人,影片至始至终我们都没见到杀手杀人,我们只看到他是如何脆弱敏感,只看到他内心的痛苦。
童年阴影已经是一个沉重的负担了,战争创伤后遗症再次雪上加霜,让他失去了生活的能力。
他不知道自己想要什么,不知道该如何生活,他甚至找不到活着的意义。
复仇一度成了他的小目标,但当他来到大反派面前的时候,对方已经死在了血泊了。
当这个小目标转瞬即逝,他无助的坐在尸体旁边放声哭泣。
到了这样的文艺片里,并不是强者拯救了弱者,而是弱者成了下一个有着童年阴影的受害者。
在某种程度上,不是杀手救了雏妓,而是杀手眼睁睁的看着雏妓变成了另一个小时候的自己。
他的母亲死了,人生目标没了,但是看着眼前的另一个自己,在自杀重生的隐喻之后,他好像又找到了另一个守护对方的目标。
最后听到小女孩说“今天是美好的一天”,我的耳边却响起了杀手救出她那晚,她在宾馆房间的电视机里听到的那段《肖申克的救赎》的台词。
“圣哈塔尼奥,在墨西哥,太平洋中的一个小地方,你知道墨西哥人怎么形容太平洋的,他们说那里是没有记忆的地方,那就是我想渡过余生的地方,一个没有记忆的温暖的地方。
开间小旅馆,就在沙滩上,买艘不值钱的旧船回来,把它翻新,载着我的客人,出海钓鱼。
”在那一瞬间,我仿佛已经看到熊大叔和小萝莉住进了安迪开的小旅馆。
这样一个绝望的故事,仿佛突然有了一丝善意的光亮。
《肖申克的救赎》看《你从未在此》这样的电影,你需要放下以往的观影经验,你会看到电影的本质,明白电影为什么被称为视与听的艺术。
每当遇到琳恩·拉姆塞这样的导演,你会发现导演这个活儿真的可以是拥有无限创造力的艺术家。
这样的电影,可以让人重新认识并思考“电影是什么”,我爱死这样的电影了。
欢迎搜索并关注“亵渎叔推荐”(xiedudianying)
依旧炎热的晚上比较闷,正是周六比较静,适合一个人看一部不知名的老电影。
片头就先声夺人,两串混着倒数的声音充斥了耳膜,男主的脸开始出现。
在这部电影的世界里,倒数声一直反复在出现在耳边,倒地不动的双脚一直出现闪现,像个循环往复的噩梦。
男主是一位沉默的杀手,和母亲在一起生活。
絮絮叨叨的孱弱老人给了他一丝生活的气息,但仍然无法阻止他想自毁的倾向,在每个重复的闪回中,孤独的他只能无助的看着绝望充斥着他的人生。
电影用了很多特写镜头,不同于平常的拍摄距离,观众就像忽然被拉进到这位杀手的身侧,听着他躁动狂乱的呼吸,跟着他紊乱的思绪一同晃动。
连带着声音也被放大在耳边,沉闷的发出砰砰的响声,这是一个人的小世界,被伤痛虐待而不得不把自己囚禁的小世界,世界外川流不息的人群车辆,闪烁不止的灯光微笑,都是过客,与他无关。
于是,一个人的战役,只能与自己为敌。
被杀死或者和解,前者看起来更简单方便一点。
不过正好上天给了他一个机会,解救雏妓的机会。
她像是他的镜子,柔弱且身处险境,唯有解救她才能成就他的价值和意义。
这里像是《这个杀手不太冷》的剧情,但他们并不是孤单而选择相互取暖。
电影中那段水葬母亲的片段极美,残酷的肆意,死寂的温柔,他没有落泪,因为心早已空了,但唯有得而复失才会让他屈服于死亡。
当屏幕画面出现染血的锤子、燃烧的照片、一呼一吸胶袋的人头,我们仿佛预见了接下来的影片中那大量的暴力惊悚的镜头和残忍血腥的杀手,的确,出现在我们视线的是一脸冷漠的杀手Joe,连续的特写镜头推进,多仰拍的运动镜头,我们看到了他,他是退伍的老兵,没有Leo的帅气冷峻,他有着杂乱的胡子和头发,身材肥硕,满身伤疤,一拳就可以解决掉街头喽啰毫不费力,他游走在纽约黑色的巷道,也许他刚刚执行完任务。
他有一个家,家里还有一个年迈的母亲,他就是这样出现在我们面前,以一个普通杀手的形象。
“40,39,38,37……”然后是反复的倒计时、呼吸声。
声音碎片组合的声音蒙太奇、断裂的画面和剪辑、不断地闪回都告诉我们:他不在这里,一直都不在。
他好像就在这里,好像就活在现实中,会吃饭洗澡、会去执行任务、甚至会和母亲开玩笑,可他一心想的是怎么自杀,怎么像从前一样用胶袋憋死自己、怎么吞刀自尽,他曾经历家暴、曾经历战争,拥有严重的创伤后应激障碍,然而他还在做着杀手的职业,他在经历长久的、单一的痛苦,他早已迷失,他的自我本身早已缺席。
不得不说杰昆演得真的很到位,冷漠、沉静、克制内敛、严肃、沉默,影片前20分钟整个基调已定,这个冷酷的、深陷痛苦的杀手就在这里。
接下来故事开始,Joe接到了从被绑匪手中救回议员被卖娼的女儿的任务,在Angle baby的音乐中,中断连贯的一系列暴力中,他用娴熟的业务手段救出了议员的女儿妮娜,妮娜也不断地倒数着,她同样懂得如何躲避痛苦: “40,39,38,37,36,37,36……”她那张冷漠沉静的脸,让他觉得仿佛看到了从前的自己--那个闪回画面不断出现的小男孩。
然而任务并没有结束,州长与议员他们肮脏的交易最终以议员被杀结尾,妮娜被再度抢走,他的Boss也被杀,重要的是他活在这个世界唯一的原因母亲也被杀手枪杀,这时,他终于没有“在此”的理由了。
镜头安静地把他与母亲送到了一个幽静的地方,和母亲沉入湖底的那一刻,本来一切也都结束了。
如果没有遇到妮娜,这一切也就是结束,但在湖中,他仿佛看到了另一份痛苦在等待着他去拯救。
我对影片的解读是生命与存在,与其说是正义感促使他去救妮娜,我宁愿相信,在做出这一决定的那瞬间,他看到了解脱的希望,这更像是一种救赎。
在解救的那一场,他穿过挂着年轻裸女的走廊,所有血腥都一笔带过,还是angle baby的音乐,一切都很安静。
但,看到州长躺在血泊里Joe的表情是我最难过的一幕,那一秒他的表情很复杂,妮娜杀了州长,可他仿佛预见了妮娜的后来,他想来解救她,他想要她不会像自己一样,他想让她存在着,可是那一秒他明白,他们,无处遁形。
所以他崩溃了,脱掉衣服,他哭了,母亲死的时候他都没有哭。
他们还能去哪里呢?
女孩安静的吃着沾满鲜血的沙拉,安慰他:It’s ok,Joe. It’s ok。
就像议员死的时候,他安慰她一样。
最后一幕,他们一起去了餐厅吃饭,妮娜问:我们要去哪?
没人知道。
他开枪结束了自己。
无人问津也无人关心,这才是结束。
他终于完成了救赎和解脱。
“今天真是美好的一天” 他和她离开了餐桌,像从未在此一样,事实上他们终于开始Be here。
这是这次上影节我看的第一部影片,影片的视听做到了完美,故事也深深打动了我。
是我喜欢的电影。
这个电影拍出来给谁看的?
碎片似的情节交代。
让人猜来猜去。
可以肯定的内容:1,表现主要是杀手心理疾病。
2,暗线是政治人物的恶。
3,议员和州长都是坏蛋,议员被州长杀了,小萝莉失踪很久议员才想办法营救,且刚营救就被人杀掉,说明议员是自愿把女儿贡献出来的,后面又和州长闹掰了。。。。
我怀疑的内容:1,长镜头都是杀手的心理状态的投射,客观上不一定存在。
2,小萝莉二次被解救,真的是她自己干的么?
还是杀手后面的自我心理投射,即后面没有小萝莉了,都是他人格分裂的想象,。。。
搞不明白的内容:1,杀手的上司在办公室被杀,他乘坐电梯是什么含义?
还特写了开关上的这血手印。
2,联络人的儿子被谁杀的?
3,杀手脖子在萝莉被绑架走后一会疼一会不疼的,表达的是什么内容?
4,小萝莉在车上也数数,怎么回事?
5,在宾馆小萝莉湿头发,墨西哥太平洋的话影射的是什么?
6,小萝莉二次被绑架,他去他上司的住宅是为了表现什么形式?
切开的橘子,咖啡,军官照片等。
如想交代剧情,杀手直接去上司办公室岂不是更加简练?
综合以上,他不属于悬疑片(因为情景并不复杂),应该是心理片(作为牛逼作品,配乐,长镜头不是导演闲着没事搞的),但是,心理片拍的也太难懂细节和人物心理的结合了。。
豆瓣里说看懂了的,我读思其影评,没有一个人是看懂了这个电影的,是装作看懂了。。
所以,这个电影让几乎所有人没有看懂,而且故作高深的磨磨唧唧,必须差评。。。
和血观音不可同日而语。。。
影片用极简的叙事和鲜明的视听风格,讲述了一个关于救赎的故事。
影片的主角乔(Joe)是一位合约杀手,他沉默寡言,行事利落,手法残暴。
同时,他深陷童年目睹家暴、当兵时目睹各种死亡惨状的创伤之中。
一个声音、一张面孔等任何与创伤有关的事物都会让他立刻陷入那无助的、可怖的记忆之中。
就这样,乔游走在暴力与脆弱的两极。
片中,他受雇解救一名被卖为雏妓的女孩妮娜(Nina),却不慎被卷入了一连串堕落、丑恶的性犯罪之中。
在乔不稳定的精神状态里,一边是受雇行事时极度的暴力,一边又是深陷创伤时极度的脆弱。
除此之外,乔时常陷入发呆,仿佛进入情绪的真空地带,毫无波澜。
只有当他与母亲或妮娜相处时,我们才看得到他难得一见的柔软与温情。
在了解了人物的性格与状态后,我们便有了解读声音设计的突破口。
影片的声音设计紧紧围绕乔的情绪状态展开,运用很多主观的设计让观众沉浸到乔躁动不安的情绪中。
因此,整体的声音设计呈现出强烈的动静对比,也就是我们常说的“大动态”。
不论是音效还是音乐,经常是突如其来,又戛然而止,如同乔的痛苦记忆。
我们从中感受着乔复杂的、极端的情绪与状态。
比较明显的几处有:接受完任务的乔正走下楼梯,这时楼梯间里的声音如真空般沉闷。
随后,当他完全走下楼梯,猛地踹开门,嘈杂的城市声音瞬间涌入声道,形成强烈的动静对比。
值得注意的是,在乔上楼准备接受任务时,这个楼梯间里原本是能够听到外界声音的。
在这里,创作者则有意地将外界声音抽离,是因为在前一场戏中,乔正沉在自己的思绪里,因此这里沉闷的声音能够让观众进入乔的“真空”情绪之中。
在城市声音涌进来的一刹那,观众同乔一起从他的思绪中回到现实。
上楼时,楼梯间声音如常
下楼时,楼梯间声音沉闷影片中段,在一场激烈的生死搏斗后,乔逃离事发现场。
在这一段落中,强烈的脉冲声将紧张的气氛带至高潮,随后一段跳动的电子乐、一阵警笛声将我们带入未知的不安中。
突然,一切声音随着消防梯的落地戛然而止。
下一个画面中,我们看到乔正在冷静地拔牙。
再如更明显的一处设计,我们可以注意到母亲的家中尤为安静,而纽约街头极其嘈杂。
两个场景的切换营造出强烈的反差,贯穿全片。
本片的声音设计师Paul Davies在访谈中谈到,他有意突出这两者的对比,不仅将母亲家中处理的特别安静,还放大了纽约街头的嘈杂。
在他的创作理念里,动与静的配合十分重要,好的设计能让两者相互强化彼此。
不仅是母亲家中,连家附近的街区都是十分安静的
过度嘈杂的街头声音设计中动静对比的例子比比皆是,共同呈现出简洁、利落之感。
此外,创作者有意简化暴力场面的声音,某种程度上也形成了影像与声音的“动静对比”。
比如在乔第一次进入关雏妓的大楼解救妮娜时,创作者仅通过监控画面和不连续的音乐来呈现乔的暴力行动,而非将重点放在打斗声上,反而营造出了别样的紧张感。
再者,当乔与警察在旅店房间搏斗时,我们听不到他们扭打的声音,此时的声道被放大的电视新闻声充斥着。
直到乔将对方杀死后,我们才听到他筋疲力竭的呼吸声。
旅店搏斗段落的镜头调度和声音设计尤为出彩在此之外,影片的氛围营造十分出色,注重氛围的声音设计和音乐创作功不可没。
首先是声音设计方面,围绕乔的情绪展开的主观设计具有营造氛围的重要作用,这里我们想重点谈谈其中新颖的设计点。
比如乔的主观听感(通常是氛围化的声音)的前置或后置,起到提前营造氛围、制造情绪或将其延续的作用。
比如,在任务突遭变故后,乔前来雇主家探明情况。
这时画面里是宁静的住宅区街道,伴着美丽的朝霞与自然景色,可同时却有一阵躁动不安的声音占据着声轨,我们找不到它的声源。
进入下一场,我们才得知这个声音是出自水烧干了的咖啡机,乔正从它旁边经过,明显是乔的主观听感。
这里,创作者将无人照料的咖啡机发出的声响前置到上一场,在吸引观众主动寻找声源的同时,提前营造出紧张的氛围,预示着接下来的噩耗。
宁静美好的景象,下一场中的咖啡机声营造不安感再如影片末段,当乔放弃轻生的念头,前去拯救妮娜的途中,他将头靠在车窗上,此时头与玻璃的碰撞声也是从乔的主观听感出发,但是明显进行了夸张的处理,表现出乔在逐渐知晓真相时受到的冲击。
同时,创作者将这一夸张的碰撞声延续到了随后妮娜与父亲、父亲与州长相处的场景中,接连冲击着乔(观众),一切昭然若揭。
这种不易察觉的精心设计,令观众沉浸在人物的情绪和影片的氛围中。
夸张的碰撞声延续到后两场中最后,不得不提的便是音乐。
由Jonny Greenwood创作的音乐在整体风格上是氛围化、音效化的,因此与影片的声音完美结合,共同在氛围营造中发挥了重要作用。
学习古典音乐出身、担任摇滚乐队Readiohead吉他手的经历使Jonny Greenwood擅于将古典与电子乐结合。
一边是凌厉的电子音乐,对应着人物外在的暴力,一边是时而舒缓、时而紧绷的管弦乐,对应着人物内在的柔软、脆弱。
在影片开拍前,导演琳恩·拉姆塞给乔的扮演者华金·菲尼克斯发了很多烟花爆炸的音频,并告诉他,这就是乔脑海里的声音。
于是在影片的开头,我们能听到一连串美好、易逝,又伴着某种不安的烟花声,随之而来的入水声、倒数声、沉闷的呼吸声、低语等一系列精心编排的声音将我们先行带入人物细腻的、躁动的情绪之中。
影片的最后,当乔走完了这趟救赎之旅,即将和妮娜踏入未知的新生活时,一声吸管声,为影片写下举重若轻的一笔。
从先声夺人,到以声音收尾,从音乐创作到声音设计,《你从未在此》的声音创作可谓处处是巧思,展现出创作者们前沿的美学探索,值得我们一再揣摩、回味。
欢迎加入莫非影画声音交流群(请添加微信号Mofeipictures)或在下方评论,与我们分享你对这部影片声音设计的感受,或任何你所喜爱的电影声音。
Joaquin Phoenix:第70届戛纳电影节“最佳男演员”Lynne Ramsay:第70届戛纳电影节“最佳编剧”You Were Never Really Here:第70届戛纳电影节,“金棕榈奖”最佳影片提名英国电影《You Were Never Really Here》(你从未在此)作品类型:惊悚、剧情主要演员:Joaquin Phoenix(饰演Joe)故事概述:讲述合约杀手(退伍军人)Joe在执行新任务(受雇于议员Votto,去解救其被拐卖的女儿)过程中,无意中卷入了一场巨大的阴谋(州长是幕后黑手),为了逃出绝境、为了报仇,Joe决定以暴制暴上映时间:2018年4月6日在美国上映
相当牛逼的作品!
影片各方面的素质都很过硬,观赏性、思考性更是高人一筹,堪称本月不容错过的佳片之一。
接下来的时间,笔者会分几点详解本作的卓越之处。
导演篇Lynne Ramsay,出身于苏格兰的中生代女性导演。
七年前,也就是2011年,Ramsay凭借影片《We Need to Talk About Kevin》(凯文怎么了) ,有幸提名第64届戛纳电影节“金棕榈奖”最佳影片,虽然没能获奖,但是这次入围,为她赢得了不少赞誉之声。
随后的几年,Ramsay渐渐淡出了人们的视野,进入蛰伏期,直到去年,她又携新作亮相戛纳电影节,荣耀回归。
虽然在众人看了,Ramsay的崭露头角,完全应该感谢于2011年的那次“入围”,但是(就个人来看)实则不然。
细细回顾Ramsay的从业经历,从摄像到编剧再到导演,她对于一部作品的打磨,从初期的改编,到后期的剪辑、影像处理,都了如指掌(达到专业水准),这样有想法、有能力、有魄力的女导演,不成功也难。
演员篇Joaquin Phoenix:男主,饰演Joe,一名退伍军人,一名有着“战后心理综合症”的患者,一名经历“不堪童年”的成年人,一名孝顺的儿子,一名“冷酷、无情”的合约杀手。
这样的角色设定,不是所有演员都可以胜任,但是Joaquin做到了,这位屡次与奥斯卡小金人擦身而过的优质演员做到了,靠得是什么?
1,面部表情一个眼神,一次嘴角的抽动,一次深呼吸...Joaquin用那难以令人察觉的面部表情将隐藏在poker face下的内心戏码演绎到了极致。
2,肢体语言a,在家中,用塑料袋套头,试图闷死自己b,在浴室,用毛巾盖头,试图憋死自己c,在水中,怀揣大石头,试图淹死自己Joaquin利用一系列无声的肢体语言,淋漓尽致的展现了男主人公Joe的内心挣扎与心理伤痛。
配乐篇Jonny Greenwood,Radiohead的大脑,以前玩乐队,现在搞电影音乐,绝对的牛人。
初听本作的配乐,似乎有种似曾相识之感,一丝《Good time》(好时光)的风味。
虽然,两部影片的配乐人各不相同,但是,运用音乐增加故事的惊悚度,运用编曲强化故事主体的效力却是一模一样。
时而幽暗、时而明快,时而低沉、时而高亢,时而节奏舒缓、时而节奏紧凑,Jonny以大师级的配乐,用最完美的表现,回报了导演Ramsay的信任。
剧情篇两条线,主线+支线主线:Joe的任务使命1,接受议员Votto的委托,帮助他找寻自己被拐、沦为雏妓的女儿。
2,Joe如愿找到并且救出了Nina,不成想这次营救行动触及了州长(幕后大佬)的神经,“猫捉老鼠”的游戏开始了。
3,随着Joe进一步了解真相,他的生意伙伴、家人陆续被杀手盯上、被灭口,恼羞成怒的Joe不再犹豫,决心以暴制暴。
4,怒火攻心的Joe化身为“锤哥”(榔头是究极武器),直捣黄龙。
一路K.O.后,Joe终于杀进州长的卧室,谁知那时的Williams已经挂了(被Nina所杀)。
最终,俩人双双自救成功、逃出生天。
支线:Joe的记忆碎片1,当兵时,目睹人们为了争夺食物,互相残杀。
(小女孩被小男孩射杀)2,幼年时,目睹家暴,却无能为力,内心煎熬。
(父亲用锤子对待母亲)3,退伍后,踏入“杀手”行业,为解救幼小生命,不惜化身为“冷血动物”
主线与支线的交错进行,绘成了一幅“爱、恨、情、愁”交融的黑暗画卷。
内涵篇影片中有不少值得思考的内容,在下与影迷分享一下(点到为止)1,PTSD(战后心理综合症)。
Joe的现状(精神状态)就是众多美军、英军退伍士兵的缩影。
2,儿时创伤。
幼年时的创伤、成长期的伤痛,往往会对一个人的未来(成年后)产生深远影响,这些影响常常是负面的,而且挥之不去,有些人甚至由于童年阴影,走上了不归路。
3,欲望。
州长贪恋雏妓,致使人贩放肆。
人的“欲望”(肉体的情欲、眼目的情欲)永远没有节制。
4,权势。
州长的黑色业务链令人乍舌,是什么让他任意妄为?
是权势。
当权力冲昏头脑时,失控的贪念、失控的局势、失控的人生,随之出现。
5,解救。
从表象来看,Joe救了Nina,逃出歹人之手;从内在而言,Nina拯救了Joe,使后者脱离了长期困扰自己的心魔。
用了一些篇幅,粗略解析了一番影片的看点,希望以上文字对于影迷观影有所帮助。
导演★★★★☆(Ramsay改编剧本的能力真不是吹的,太有才了。
如此呆板的原作,竟然能够使其旧貌换新颜,不是一般人)演员★★★★★(Joaquin,粗中有细;Ekaterina Samsonov,清纯脱俗)剧情★★★★☆(故事够老套,元素够花哨,剧情够巧妙,结尾够微妙)视效★★★★★(阴暗风尚,色调迷人;构图用心,剪辑拉风)音效★★★★★(Jonny的格调,高人一筹)推荐度★★★★★(本月必看影片之一)更多影评+推荐首发于微信公众号“ floyd与helen的旅途集锦”,谢谢
太多东西make 不了sense,故事大的构架都能明白其用意,其中很多可能会被称为所谓的“细节”,有太多nonsense了。
如果有人告诉我是烘托情节,那麻烦告诉我为什么要用47秒的时间给一个转场空镜(1:02:15–1:03:02)我反复仔细的看了这段,除了城市,森林的空镜直到1:03:02最后一毫秒终于出现了演员。
首先,上面我指出的这一段,色调出问题造成剧情上的时间轴稍有含糊不清的嫌疑就先不聊了,其次,有哪位老师能告诉我,为什么要用这么长,而且没有参合任何推动情节的细节的空镜?
我实在是想不明白这么长一段空镜除了勉强配合作曲的完整性,我真的不明白还有什么意义。
我也不觉得这有什么导演的个人风格在里面,这种flash back的手法,无数的人在用,我并不是说拉姆塞就用的不好了,最后一段幻想自杀,我很喜欢,只是,这样的做法被观众称之为“个人风格”我实在是不能苟同。
非要说有什么个人风格,我只能说过于冗长且意义并不饱满的镜头占据了全片。
如果要说成是留给观众情绪缓冲的时间,那我真的没话说了。
看得出来导演野心很大,片子也不差,但是真的过誉了。
噱头大于内容。
The fourth feature from the button-pushing Lynne Ramsay, YOU WERE NEVER REALLY HERE pits Joaquin Phoenix’s emotionally blocked veteran Joe against a sordid child prostitution ring, meanwhile he is also seeking an outlet from the besetting trauma of his checkered past.It is a gut-wrenching story on paper, but Ramsay configures sundry conceits to present a“reductive” diorama of the events, and the most prominent one is the viewpoint, which never deflects from Joe, hence signifies that there will be no lengthy flashback sequences to inform us what he has experienced (as a child, a soldier, etc.), only through the transient fragments of memory incessantly penetrating into Joe’s heads, audience can piece it together proximately, but never the full picture, because for once, we don’t need to know it, what is at stake here is its traumatic after effect.Secondly, Lamsay flags up abloated/beefed-up Phoenix’s body metamorphosis, which brings about the corporeal testimony of what he has been suffering from, transferred through Ramsay’s hyperreal observation (scars, bruise, etc.). Joe’s knee-jerking coping mechanism towards the bane is self-suffocation, a leitmotif repeatedly wielded to induce our own gasping response, resounds hauntingly with the self-initiated count-down of Nina (Samsonov), the girl whom Joe is hellbent on rescuing from her pedophiliac abusers. Phoenix won BEST ACTOR is Cannes (along with Ramsay’s script win), deservedly, his performance is arrestingly measured, profoundly unaffected but deeply affecting, because he invites us to care for Joe,a laconic, middle-aged, mom’s boy, a damaged good whose weapon of choice is a hammer, he makes good as a brutal enforcer, using violence to repress his disturbed state, which is caused by violence/abuse itself, it is a vicious circle he cannot outrun, and we can pour out our sympathy to him when a bereft Joe decides to end his life in the lake (with the sublimely beauteous underwater stillness) before thinks better of it or near the denouement, a startled figment of his imagination prompts a perversely comical/shocking combo.Last but not the least, it is about how Ramsay choose to present its action of brutality, and she ingeniously points up its“aftermath” instead of showing the actual execution (during his first rescuing attempt inside a high-end New York apartment building, Joe’s action is entirely captured by the fuzzy security camera), violence itself is ephemeral, what lingers behind is its aftermath, tangible, grisly andimmutable. When Joe finally loses it after seeing what Nina has done (a big letdown to fans of Alessandro Nivola though), it is a scathing brickbat towards the state of affairs without the help of conventional verbosity, and inaugurates Joe's mental ablutions of his own existence.In the event, Ramsay’s clean-cut, existential thriller owns to a lucid consciousness of its sensitive material, brilliant aptitude in its visual and sound literacy, also the film allows humor (a sprightly Judith Roberts as Joe’s dotage-afflicted mother, sharing meta-PSYCHO joke in communion), and psychic vision (that moment when Joe realizes who is the culprit in his mind-scape) into the play, the main takeaway for me is the unexpected tendresse between Joe and a hitman he has mortally injured (Price), lying together on the floor, humming along Charlene’s '80s one-hit-wonderI’VE NEVER BEEN TO ME on the radio, and holding their hands, is the song really the answer to the film’s English title? You were never really here and I’ve never been to me, either. Touché! referential points: Ramsay’s WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN (2011, 7.6/10), Martin Scorsese’s TAXI DRIVER (1976, 8.3/10).
这部电影让我体会到梦里才会有的那种竭力想要看清却总是失焦的无望。
我没有被代入,每当我要开始共情的时候,短促的闪回和迅速的剪辑拉住我说算了吧,你只是个过于热心的旁观者。
和连表情都吝惜的女孩一样,影片的叙事剪辑在拒绝我,拒绝讲一个完整的故事,理由很简单:因为我从未在此。
他们也像电影的最后一幕表现的那样,好像从未来过。
看了访谈才知道,上映版本把戛纳版本里反复闪回删减了很多!怪不得突然节奏变得好断裂。戛纳最爱的两次观影和在电影院两次观影还真是天差地别。
巫术的音乐得配以巫术的情节否则就能给你扣上配乐太满的帽子,对比同届的《好时光》就能体会差在哪了。同样的熟悉配方,同样的配乐节奏,《你从未在此》明显老调平稳了些,视听虽然优秀却毫无出彩出奇之处,看片过程老是无用的联想《日落车神》和《出租车司机》。心结往事如幽冥,暴虐苦痛人间犬啊。
精神困顿并迷恋死亡的合约杀手,即使能够救人也无法完成自救。杰昆·菲尼克斯拿影帝是合理的,但最佳编剧是怎么回事?
典型參賽片。用鏡花哨但基本可以接受。
导演也许想另辟蹊径,但这效果简直就是个MV。
技巧玩太多了吧……配乐无敌
童年创伤、恋母情结和战争后遗症,声画关系上很创新的[你从未在此]用这些关于主角背景的闪回片段来为自己的标题创造悖论。到最后我们不知道影片的重点在于描绘一个不可存在的人的存在呢,还是讲述他如何压抑他的过去。影片内部存在着一种自我摧毁的瓦解力量,犹如它的男主角一样,求死却永远死不了。
只给结果,让你猜过程,怎么就成了这样,未画面呈现的部分或许更残忍悲观。童年阴影挥之不去,靠母爱靠“残暴”坚持。当无法保护母亲,小女孩成了他继续存活的动力。心痛和他一样倒数坚持,欣慰和他一样挥刀自救。某些地方像边境杀手,决绝以暴制暴。这个杀手不太冷,但他很痛苦。
7
挺有味道的杀手电影。轻轻松松的看也不错
各种闪回加华丽视听展现痛苦太刻意,并且结尾流露出的轮回与救赎也非常泄气
有必要这么拍吗?
为什么已经3月份了,我一直没有列所谓的个人17年十佳,就是因为去年好像并没有可以让我义无反顾给出第一的电影。不过,今天重看完这部,可以给了,毫不犹豫。
一星给华金,一星给俄罗斯小女孩,暴力场面还将就,回忆闪回闪的脑袋疼,无聊的剧情,快进看看暴力场面就行了
眼看着小女孩儿变成了另一个自己(为啥华金能壮成这个样子???)
灵动而空洞
模仿这个杀手不太冷没模仿到位。呆滞的表情、莫名的沉默、怪异的音乐,自以为是的装过了头就是什么都不像
后现代气质明显。不过谁能告诉我,这片咋拿的最佳编剧。。。
有点欣赏不了这种电影了。想要当动作片看得话肯定是不行。没啥动作,故事也是稀碎。没头没尾的感觉。太文艺。这样的电影要是能一下让你共鸣,领悟什么大智慧倒也可以,可惜我也没理解上去。让我想起«under the skin» 音乐挺好听。别的别扭。
这个杀手不太瘦。